miguel ángel - Biblioteca Virtual Senior

Transcripción

miguel ángel - Biblioteca Virtual Senior
MIGUEL ÁNGEL
AUTORES
DOLORES MORENO SERRANO
ÁNGEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
MIGUEL ÁNGEL
AUTORES:
MORENO SERRANO, DOLORES
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ÁNGEL
TUTORA:
ESCUDER MOLLÓN, MARÍA PILAR
2
CURS 2.012-2.013
UNIVERSITAT PER A MAJORS
POSTGRAU: MANIFESTACIONS DE LA
CULTURA CONTEMPORANEA
ASIGNATURA: ACTIVITATS DE
DINAMITZACIÓ SOCIO-CULTURAL
3
INDICE
1.- INTRODUCCIÓN.…………………………………………...............................…..........PAG. 5
2.- EL RENACIMIENTO..…………………………………………………………….…… PAG. 6
3.- EL NACIMIENTO DE MIGUEL ÁNGEL.………………………………....................PAG. 9
4.- APRENDIENDO LAS ARTES.........................................................................................PAG. 11
5.- PRIMER VIAJE A ROMA…..………………………….…………................................PAG.12
6.- EL RETORNO A FLORENCIA………………………………………………………...PAG.14
7.- LEONARDO DA VINCI Y MIGUEL ÁNGEL FRENTE A FRENTE…………….. PAG.15
8.- LA CAPILLA SIXTINA…………………………………………………………………PAG.16
9.- PINTURAS DEL TECHO DE LA CAPILLA SIXTINA, DE MIGUEL ÁNGEL..... PAG.20
10.- LOS ESCLAVOS DE MIGUEL ÁNGEL……………………………………………..PAG. 28
11.-LA CAPILLA MEDICEA………….…………………………………...........................PAG.30
12.- ALEJANDRO DE MÉDICIS Y LA HUIDA A ROMA……………………………...PAG. 32
13.-EL JUICIO DE LA SIXTINA…………………………………………………………..PAG. 33
14.- VITTORIA COLONNA………………………………………………………………..PAG. 36
15.- TOMMASO CAVALIERI……………………………………………………………...PAG.36
16.- LA CAPILLA PAULINA……………………………………………………………….PAG.38
17.- ARQUITECTO DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO………………………………PAG. 39
18.- LAS ÚLTIMA ESCULTURAS…………………………………………………………PAG.41
19.-CONCLUSIÓN………….……….………………………………………………………PAG.43
20.-BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...PAG. 46
21.-FUENTES COMPLEMENTARIAS…………………………………………………...PAG. 47
4
1.-INTRODUCCIÓN
Miguel Ángel, fue pintor, arquitecto, y sobre todo escultor italiano renacentista,
y considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas
como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Su dilatada vida hizo que su labor
artística abarcara más de setenta años, y la realizó a camino entre Florencia y Roma, que
era donde vivían sus grandes mecenas, entre los que se encontraban nobles, cardenales y
papas.
Admirado por sus contemporáneos, que le llamaban “el Divino”, escribiendo de
él, no sin cierta exageración, que Miguel Ángel no es un hombre del Renacimiento, sino
el Renacimiento mismo. Consideramos que con ello lo que se ha querido señalar es que
el genial artista constituye la expresión más completa y sublime de aquellos tiempos,
habiendo plasmado en imágenes la carga humanista que se respiraba en la atmósfera de
la época.
Triunfó en todas las artes en las que trabajó, y en todas ellas destaca su
perfeccionamiento, aunque la escultura, según él decía, era su predilecta siendo también
la primera a la que se dedicó. La pintura, sin embargo, era casi una imposición por parte
del papa Julio II, materializándose en la estupenda bóveda de la Capilla Sixtina,
realizando en sus últimos años proyectos arquitectónicos.
Es destacada, en su obra, la tensión dramática de carácter inconfundible y muy
personal que imprimió a sus trabajos, derivada de la concepción neoplatónica de la
época en que le tocó vivir. Una sublime intuición, así como una fuerte energía vital,
proveniente de un secreto desgarramiento interno, hacen que el artista libera la forma
que yace en el frio mármol, superando todos los cánones expresivos existentes en su
tiempo. Hombre de una gran espiritualidad, con el cincel hacía emerger de una forma
fatigosa el “concepto”, o idea aprisionada dentro de la materia, elevándola a la
eternidad.
5
2.-EL RENACIMIENTO.
El Renacimiento es un movimiento social y cultural que separa la época
Medieval de la Edad Moderna, como todo movimiento social no tiene una fecha fija en
la que podamos fijar su inicio, pero se pueden apreciar sus antecedentes en torno al
siglo XIV. Este movimiento, en sus inicios surge en Italia, y trae
consigo una
trasformación cultural, principalmente en la artes, pero también, en las ciencias, las
letras y la forma del pensamiento.
Rechaza muchos principios del conocimiento medieval y admira la antigüedad
grecorromana, con la que aspira dar una nueva escala de valores al individuo. En lo
cultural revisa principalmente al concepto religioso, que sin destruirlo quiere cambiarlo.
Frente a la sociedad medieval que todo giraba en torno de Dios, opone la nueva idea del
antropocentrismo, ósea que el hombre pase a ser el centro universo.
Busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación, y se
ayuda con la razón como fuente de conocimiento. En el mundo de las ideas, la filosofía
que ampara al Renacimiento es la del Humanismo, cuyo origen se sitúa en la península
Itálica del siglo XIV, y en las ciudades de Florencia, Roma y Venecia donde destacan
los personajes de: Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio.
La nueva corriente de pensamiento mantiene su hegemonía en buena parte de
Europa hasta fines del siglo XIV, época en que se fue transformando y diversificando a
merced de los vientos de cambio, sobre todo espirituales, provocados por la evolución
ideológica y social de Europa, fundamentalmente al coexistir con los principios
propugnados, las nuevas reformas: luterana, calvinista, y anglicana. Dando lugar
después a la Contrarreforma Católica, y concluyendo en el siglo XVIII con
la Ilustración y la Revolución Francesa.
El mundo del arte renacentista girará en torno al ser humano, pero no por ello
deja de ser religioso, lo que pasa es que además de la Iglesia, que era la principal
consumidora de arte, aparecerán nuevos mecenas, como: los ricos comerciantes, la
monarquía, y, en general, aquél que lo pudiera pagar.
6
Gracias al nuevo mecenazgo, el arte ya no es exclusivo del mundo religioso, lo
que dio como resultado la aparición de nuevos géneros y temas, como: los retratos, el
desnudo, el paisaje o los cuadros mitológicos. Y como los mecenas no eran
exclusivamente religiosos, los destinos de las obras de arte serian: palacios,
ayuntamientos, universidades, etc.
También cambio el rol del artista, pues durante la Edad Media era considerado
como un artesano. En la nueva época empieza a ser valorado por su dimensión
intelectual, lo que hace que salga del anonimato. A partir de aquí, el arte ya no se valora
sólo por su utilidad, ahora persigue la belleza, como en el mundo antiguo. Las obras de
arte dejan de ser objetos que cumplen una función religiosa, como la espiritualidad,
pasando a ser considerados objetos de belleza y con la nueva concepción aparecerá el
coleccionismo, y los altos precios de las obras.
El pensamiento de Miguel Ángel coincide con el pensamiento del Renacimiento,
del cual es un percusor, ideal que es irradiado a través de sus obras. El artista está
plenamente adherido al neoplatonismo, que era la arteria principal de la que se nutre la
filosofía humanista, imperante en la época y de la que Florencia era una adelantada.
El universo neoplatónico abarca dos principios, uno divino y otro constituido por
la materia inerte, existiendo entre ambos diversos grados o posiciones. El hombre
situado en una posición privilegiada está destinado a alcanzar la perfección divina,
gracias a la razón, y para ello debe luchar contra la materialidad de los instintos.
Semejante contraposición causa un drama en el hombre, consiente de no poder alcanzar
el ideal divino por su propia naturaleza, sin la ayuda divina. Esta impotencia humana es
la que inspira un carácter triste y nostálgico en el arte del Renacimiento, y por ello los
dibujos y las esculturas de la época tratan de representar esa situación interior del ser
humano. Los recurrentes temas de amor y belleza, tratados en el Renacimiento, empujan
al hombre a la contemplación de Dios, creando un clima de serenidad en la mente del
espectador, lo cual es utilizado por la iglesia y los intelectuales de la época para fines
moralizantes y edificantes. El mensaje trata de conciliar dos mundos tradicionalmente
opuestos: el cristiano, cuyo máximo exponente es el amor a Dios, y el pagano,
representado por la belleza.
Hay que tener en cuenta, que la Academia Platónica de Florencia quiso imitar la
ciudad griega de Atenas, en la época Pericles, periodo de gran esplendor conocido como
7
“siglo de Pericles”. Pericles, en su tiempo, promocionó las artes y la literatura, por esta
razón Atenas tiene la reputación de haber sido el centro educacional y cultural de
la Antigua Grecia. Pericles comenzó un ambicioso proyecto que llevó a la construcción
de la mayoría de las estructuras supervivientes en la Acrópolis de Atenas, incluyendo
el Partenón, así como de otros monumentos como los Propileos. Su programa
embelleció la ciudad y sirvió para exhibir su gloria, a la vez que dio empleo a muchos
ciudadanos.
Esta asociación cultural de carácter filosófico, con la antigua Grecia, promovía,
para la Academia Platónica de Florencia, el diálogo intelectual y la amistad entre
hombres en un tono idealista, semejante a la relación de Sócrates con sus discípulos en
la antigua Grecia. Dentro de este contexto es donde se puede entender la psicología, el
gusto y el arte de Miguel Ángel. El artista creía que la belleza del hombre era superior a
la de la mujer, posiblemente ahí tenemos una explicación en figuras como “El David, o
El Bacus”, exaltando la belleza masculina, y deducir que el amor que sentía por
Tommaso era una forma que tenía de rendirse ante la “belleza platónica”.
8
IMAGEN DE FLORENCIA (1526-1530) GIORGIO VASARI, FLORENCIA, PALAZZO VECCHIO.
SITUACIÓN DE FLORENCIA, EN EL CENTRO DE UN CÍRCULO RODEADA DE COLINAS Y
ATRAVESADA POR UN RIO.
3.-EL NACIMIENTO DE MIGUEL ÁNGEL.
Miguel Ángel Buonarroti nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, un pequeño
pueblo de la actual provincia de Arezzo. Fue el segundo de cinco hijos varones de
Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simone y de Francesca di Neri del Miniato di
Siena. Su padre estaba en Caprese como funcionario del gobierno de Florencia y poco
después de su nacimiento la familia Buonarroti regreso a Florencia, muriendo la madre
cuando Miguel Ángel tenía seis años. La familia estaba afincada en Florencia hacía
más de trescientos años
y ataño habían tenido una ascendencia prestigiosa,
una
reciente decadencia económica la habían llevado a condiciones de vida más modestas.
El padre lo mando a estudiar gramática en Florencia, pero Miguel Ángel quería
ser artista, y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte, le causó
un gran disgusto ya que en aquella época el oficio no era reconocido. El padre
consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su apellido.
9
Al morir su madre, y debido a la corta edad de Miguel Ángel, este estuvo al
cuidado de una nodriza que era la mujer de un picapedrero, y de ella comentaba:
“Juntamente con la leche de mi nodriza mamé también las escarpas y los martillos
con los cuales después he esculpido mis figuras”.
Con la familia tuvo buenas relaciones a lo largo de la vida, y cuando su hermano
mayor Leonardo se hizo monje dominico en Pisa, asumió la dirección de la familia.
Podemos concluir que en Florencia Miguel Ángel pasa la infancia, la juventud y
algunos años de su madurez.
Los años mozos de Miguel Ángel se corresponden con los que la ciudad estuvo
gobernada por Lorenzo de Médicis, también llamado el Magnífico, por el papel que
desempeño en la cultura y en la política de su tiempo. Este culto mecenas de las artes y
conocedor de la Antigüedad, fue el personaje que marcó la cultura artística de aquellos
años, encargándose de difundir las ideas del humanismo imperante, de la que Florencia
era una precursora junto a Venecia y Roma.
LORENZO DE MÉDICIS POR
GIORGIO
VASARI,
FLORENCIA, UFFIZI.
FUE EL PRIMER MECENAS DE
MIGUEL ÁNGEL
DE RASGOS ACENTUADOS Y
UNA
EXPRESIÓN
RESOLUTIVA, HOMBRE DE
GRAN
PODER
EN
LA
FLORENCIA DE SU TIEMPO.
10
4.-APRENDIENDO LAS ARTES.
El primer maestro de Miguel Ángel fue el prestigioso pintor florentino
Domenico Ghirlandaio, a cuyo taller asistió el joven de doce años para aprender a
pintar. El padre del joven pintor y los hermanos Ghirlandaio formalizaron un contrato
para entrar en el taller:
“1488.Yo, Ludovico di Lionardo Buonarota, en este primer día de abril,
inscribo a mi hijo Michelangelo como aprendiz de Domenico y Davide di Tomaso di
Currado, durante los próximos tres años, bajo las condiciones siguientes: que el
dicho Michelangelo ha de permanecer durante el tiempo convenido con los
anteriormente citados para aprender y practicar el arte de la pintura y que ha de
obedecer sus instrucciones, y que los nombrados Domenico y Davide habrán de
pagarle en estos años la suma de veinticuatro florines de peso exacto: seis durante el
primer año, ocho el segundo año y diez el tercero, en total una suma de noventa y seis
liras”.
Según cuenta el biógrafo de Miguel Ángel, Ascanio Condivi, que mientras
trabajaba en el taller de Ghirlandaio, frecuentaba la escuela de escultura situada en el
jardín adyacente al convento de San Marcos y confiada al escultor, amigo de Donatello,
Bertoldo di Giovanni. El biógrafo narra la escuela como un crisol de jóvenes talentos, a
los que Lorenzo el Magnífico ofrecía la posibilidad de aprender la técnica de la
escultura, y para ello se servía de una colección de piezas clásicas, guardadas en el
palacio de Vía Larga. La formación escultórica de Miguel Ángel tiene lugar en un
ambiente refinado y extremadamente culto. Las primeras obras artísticas despertaron el
interés de Lorenzo el Magnífico que lo acogió en su Palacio de la Vía Longa, donde se
reunían una serie de artistas y humanistas del círculo de los Médicis. Estas amistades lo
pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, ideas imperantes en el
Renacimiento, y que se convertirían en uno de los pilares fundamentales de su vida,
pensamiento que proyectó también en toda su obra artística, tanto en la pintura como en
la escultura.
Según Cellini, en una disputa con Miguel Ángel, un compañero de la escuela de
escultura, llamado Torrigiano, le dio un puñetazo en la nariz causándole una
desfiguración que es visible en todos los retratos de Miguel Ángel.
11
RETRATO
DE
MIGUEL
ÁNGEL BUONARROTI, POR
GIULIO BONASONE, 1546.
5.-PRIMER VIAJE A ROMA.
La primera salida de Miguel Ángel se realizó por las incomprensiones con el
hijo de Lorenzo el Magnífico, que gobernaba después de la muerte de su padre,
podemos decir que más que un viaje fue una fuga, el lugar fue Venecia y tuvo lugar en
el año 1493. Después de esto residió en Bolonia alrededor de un año, lugar en que al
parecer no estuvo muy cómodo, conclusión que sacamos por la correspondencia llena
de nostalgia que tenía con Florencia.
Según cuenta su bibliografía la circunstancia del primer viaje a Roma se
encuentra en un hecho ocurrido después de su vuelta a Bolonia. Miguel Ángel había
vendido al cardenal romano Riario un Cúpido dormido esculpido por él como si se
tratara de una antigüedad romana, pero a pesar del engaño, el cardenal valorando la obra
decidió invitarlo a Roma en el año 1496. En Roma permaneció
12
cuatro años,
circunstancia que le permitió ampliar los estudios y entrar en contacto con la riquísima
colección de obras clásicas que existían en los palacios capitolios. Para el cardenal
Riario, Miguel Ángel esculpió una estatua representando a “Bacus” de medida natural,
siendo la primera obra maestra que realizo en Roma.
Otras esculturas destacadas de este periodo, son: “Cupido de pie” y
“La
Piedad,” en esta última se nota la ruptura del dramatismo que hasta la época se trataba a
la iconografía, con un gesto de dolor de la Virgen con el hijo muerto. En “La Piedad”.
Aparece la Virgen serena, concentrada y joven, y un Cristo que parece dormido, y sin
muestras de martirio. La firma de Miguel Ángel aparece en la cinta que atraviesa el
pecho de la Virgen, siendo la única obra firmada.
SAGRA FAMILIA, TONDO DONI, MIGUEL ÁNGEL, HACIA 1503, ÓLEO Y TEMPLE SOBRE
MADERA, GALERÍA UFFIZI, FLORENCIA, ITALIA.
13
6.-RETORNO A FLORENCIA.
Con la muerte de fraile dominico Girolamo Savonarola, condenado a la hoguera
en 1498, la situación política de Florencia cambio. Unos años antes, en 1495 el
gobernador de Florencia Piero de Médicis fue expulsado, declarándose la República de
Florencia por impulso de Savonarola.
Este predicador además de confesar al gobernador de Florencia Lorenzo de
Médici, organizaba las célebres hogueras de vanidad, donde los florentinos arrojaban
sus objetos de lujo y aquellos libros que el fraile consideraba licenciosos, como los de
Giovanni Boccaccio. Predico contra el lucro, el lujo, la exagerada riqueza de los
poderosos, la homosexualidad de la sociedad Florentina, y la corrupción de la Iglesia
Católica.
LA PIEDAD DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO DEL VATICANO, (1496) MIGUEL ÁNGEL, DE 1,74
M DE ALTURA X 1,95 M DE LONGITUD EN LA BASE. ENCARGO DEL CARDENAL FRANCES JEAN
BILHÈRES, QUE LA DESTINABA A SU SEPULTURA. LA OBRA DESDE EL INICIO OBTUVO UN
GRAN ÉXITO, Y HOY ES, POSIBLEMENTE, LA ESCULTURA MÁS CÉLEBRE DEL MUNDO, JUNTO
CON EL DAVID, DEL MISMO AUTOR. EL ROSTRO DE LA VIRGEN ES BELLISIMO.
14
Estos años fueron de gran inquietud e inestabilidad, hasta el nombramiento como
“gonfaloniero”, de Pier Soderini, que impulsó un breve renacimiento intelectual en la
ciudad. En su regreso a Florencia Miguel Ángel se vio fortalecido por su triunfo en
Roma recibiendo numerosos encargos, entre los que señalamos: El David, Tondo Pitti,
el Tondo Taddei, la Batalla de Cascina, el Tondo Doni, la Virgen de Brujas y los doce
Apóstoles para la catedral de Florencia, realizando para la catedral de Siena, por
encargo del cardenal Francesco Todeschini, sobrino de Pío II, cuatro estatuas que
fueron puestas en el altar Piccolomini. Algunas de estas obras no fueron acabadas, por
la tendencia del artista a rechazar ayudas. También en el año 1505 recibió el encargo del
Papa Julio II de la ejecución de su sepulcro, siendo esta la relación más larga y
atormentada de la historia del artista.
La ejecución de la tumba se prolongo durante casi cuarentas años, en los que se
produjeron duros enfrentamientos e interrupciones. Este monumento debía colocarse en
el coro de la basílica de San Pedro, y en una de las reconciliaciones con el papa por
cuestiones financieras recibió el encargo de la bóveda de la Capilla Sixtina, motivo por
el que se aparto temporalmente del sepulcro. Con la muerte del papa retomó el trabajo,
con un proyecto mucho más reducido, para esta obra realizo los Esclavos del Louvre y
el Moisés.
7.-LEONARDO DA VINCI Y MIGUEL ÁNGEL FRENTE A FRENTE.
En 1504 el gonfaloniero Pier Soderini llama a Leonardo Da Vinci y a Miguel
Ángel, para el fresco de las paredes de la Sala del Gran Consejo del Palazzo Vecchio.
Había que representar las dos batallas que marcaban la historia de Florencia: la de
“Anghiari”, entre Florencia y Siena, y la de “Cascina,” entre
Florencia y Pisa,
tocándole a Miguel Ángel la batalla de Cascina, tanto una como otra no llegaron a
representarse, por diferentes motivos, pero si sobreviven algunos cartones preparativos.
15
EL DAVID, GALERIA
DE
LA
ACADEMIA,
FLORENCIA,
(1501-1504).
LA
OBRA
REPRESENTA
AL
HÉROE
BÍBLICO Y SIMBOLIZA LAS
VIRTUDES
DE
FLORENTINOS,
LOS
COMO
LA
RABIA Y LA FORTALEZA. LA
CABEZA,
DIRIGIDA
DE
REPENTE A LA IZQUIERDA
EXPRESA DETERMINACIÓN Y
CONCIENCIA
DE
SU
IDENTIDAD
MORAL.
EL
ROSTRO
CONTRAIDO
ENTRISTECIDO
EXPRESIÓN
Y
Y
UNA
PREOCUPADA
DENOTAN LA TENSIÓN DEL
MOMENTO QUE PRECEDE A
LA
ACCIÓN.
TAMBIEN
LA
SE
APRECIA
ATENCIÓN
NATURALISTA QUE DÁ EL
ARTISTA A CADA UNA DE LAS
PARTES DE LA FIGURA.
8.-LA CAPILLA SIXTINA.
En 1508 Miguel Ángel recibió el encargo de los frescos de la bóveda de la
Capilla Sixtina. Los años en que Miguel Ángel trabajaba para la bóveda de la Capilla
Sixtina, eran unos años de vida sencilla, casi frugal, dedicada al estudio de los textos
bíblicos necesarios para los temas que representaría en las pinturas. Por otra parte tenía
16
las incomodidades por las condiciones de trabajo a que estaba sometido, Tuvo que
montar un andamio y además pasó dificultades económicas por falta de pago, como se
tiene noticia por la carta que dirigió a su hermano el 18 de septiembre de 1512:
“que yo no tengo ni un grosso y estoy, puede decirse que, descalzo y desnudo, y no
puedo recibir lo que aún falta que me paguen mientras no haya terminado la obra; y
padezco grandiosas privaciones y fatigas”.
Vasari dice que la pintura de la bóveda la realizada tendido sobre el andamio,
cayéndole pintura por encima, Miguel Ángel, tenía dificultades con sus ojos. Cuando
acabó la obra, el propio pintor contó en clave humorística en un soneto dirigido a su
amigo Giovanni da Pistoia, en qué condiciones había tenido que realizarla.
Miguel Ángel rechazó cualquier ayuda que mitigara los arduos trabajos de la
Capilla Sixtina, por otra parte, y posiblemente, debido a su carácter agrio y sombrío
estaba sometido a una profunda soledad. También le angustiaba la incomprensión con el
papa, situación que favoreció el desprecio por las vanidades del mundo y un malestar
por las inmoralidades de la curia romana. Las noticias que llegaban del exterior de
Roma como; el Saqueo de Prato y el clima de violencia social existente en Florencia,
que causo la expulsión de los Médicis, consolidaban su convicciones respecto a la
precariedad de la existencia humana.
La Capilla Sixtina, consagrada a la Asunción de María, fue construida entre
1471 y 1484, por orden del papa Sixto IV, de donde viene su nombre, se pretendía
tener una capilla auxiliar mientras terminaban las obras de reparación de la antigua
Capilla Magna. Una vez terminada su construcción se encargo a un grupo de pintores,
entre los que se encuentran: Botticelli, Pietro Perugino, Luca Signorelli, y Domenico
Ghirlandaio, que pintaran una series de paneles al fresco sobre la vida de Moisés y de
Jesucristo, los del primero se encuentran a la izquierda del altar y los de Jesucristo a la
derecha del mismo, estaban acompañados por retratos de los papas, en su parte superior
y por cortinas pintadas con trampantojo.
La capilla se encuentra en el interior de los palacios Vaticanos, a la derecha de la
Basílica de San Pedro, y unida a los aposentos privados del papa, siendo desde la época
17
TUMBA DE JULIO II, ROMA, MIGUEL ÁNGEL, SAN PIETRO IN VINCOLI. ESTA ES LA TUMBA DE
JULIO II EN SU VERSIÓN DEFINITIVA DE 1545. LA OBRA ES MÁS SENCILLA QUE LA
PROYECTADA EN VERSÍONES ANTERIORES. SE CARACTERIZA PORQUE MOISES APARECE EN
EL CENTRO, EN UN PRIMER PLANO, ENTRE LÍA Y RAQUEL, AMBAS MUJERES DE JACOB. ESTAS
INTERPRETAN LA VIDA ACTIVA Y LA VIDA CONTEMPLATIVA.
de Sixto IV lugar de devoción y ceremonial de la corte papal, en la actualidad es la sede
del cónclave que es la reunión en donde los cardenales eligen a un nuevo papa.
18
Como se dice más arriba, el papa Julio II encomendó a Miguel Ángel la
decoración de la bóveda de cañón (1.100 m²) entre 1508 y 1512. A Miguel Ángel no le
agradó este encargo, y pensó que su trabajo era sólo para satisfacer la necesidad de
grandeza del Papa, además tenía que interrumpir los trabajos de escultura de la tumba
de Julio II, protestando por no ser un pintor. Se trataba de realizar un conjunto de
imágenes que sustituirían a la bóveda estrellada existente.
Las relaciones entre Julio II y Miguel Ángel fueron de discusiones constantes,
pero en el marco de la admiración y el respeto, sabedores del alcance social y mediático
que un personaje tenía respecto al otro. No era normal en aquellos tiempos, el hecho
que el comitente dejara plena libertad para escoger el tema y menos si de un papa se
trataba. Seguramente fue por la confianza que tenía, no solamente en la capacidad
artística, sino también en la gran cultura y en las cualidades de hombre de ideas, junto a
la gran fama que ya había conseguido Miguel Ángel.
EL BACUS DEL MUSEO DEL BARGELLO, EN
FLORENCIA, (1496-1498). LA PRIMERA
OBRA QUE REALIZÓ
EN SU
INICIAL
ESTANCIA EN ROMA, DE JOVEN. ESTE
BACUS DE MEDIDA NATURAL, TIENE
GRAN
PARECIDO
A
UNA
ESTATUA
CLÁSICA, LA ENCARGÓ EL CARDENAL
RIARIO, QUE AL VERLA LA RECHAZÓ.
19
Los temas representados marcan el papel histórico y político-jurídico de la
Iglesia, siendo Miguel Ángel el instrumento ejecutor-artístico de esa religión. Hoy la
bóveda y el testero, con El Juicio Final, son considerados como los mayores logros de
Miguel Ángel en la pintura.
9.-PINTURAS DEL TECHO DE LA CAPILLA SIXTINA, DE MIGUEL
ÁNGEL.
El tema de la Capilla Sixtina es la historia de la humanidad antes de la
revelación, y su redención con el cristianismo. Expresa el pensamiento de Miguel Ángel
y su adhesión al neoplatonismo, filosofía imperante en la época y de la que Florencia
era una adelantada.
El techo de la Capilla Sixtina está dividido en varias secciones, separadas por
los elementos arquitectónicos simulados que, al mismo tiempo, hacen un efecto
multiplicador de la bóveda, así tenemos:
A) En primer lugar destacan las nueve escenas del Génesis que reciben una mayor
atención del visitante y están en la parte central de la bóveda.
B) Sobre los lunetos de las ventanas y las enjutas laterales es donde están los
antepasados de Cristo, desde Abrahán a José.
C)
Los
triángulos
donde
se
encuentran
los
tronos
de
los Profetas y
las Sibilas, representan la venida de Cristo, demostrando el valor universal de la
Redención.
D) Finalmente en las enjutas de las esquinas o pechinas es donde están las cuatro
historias clave de la Salvación del pueblo de Israel elegido por Dios. Hecho de
salvación que sucederá un día con toda la humanidad redimida.
20
BÓVEDA DE LA CAPILLA SIXTINA. MIGUEL ÁNGEL 1508-1512, CIUDAD DEL VATICANO,
PALACIOS VATICANOS. – EN LA VISTA DEL CONJUNTO DE LA BÓVEDA RESALTA EL IMPACTO
VISUAL Y LA COMPLEJIDAD DE LA CONCEPCIÓN.
21
A) LAS NUEVE HISTORIAS DEL GÉNESIS.
Estas pinturas situadas en el área central de la bóveda narran nueve escenas del
Génesis, pudiendo agruparse en Trípticos. Las tres primeras escenas del primer tríptico
hablan de la creación del Mundo. Las tres siguientes, de la creación del hombre y de su
expulsión del Paraíso. En el último tríptico, sus tres escenas, ilustran la historia de Noé.
Las escenas son las siguientes:

1. La Embriaguez de Noé (Génesis IX, 23).

2. E Diluvio Universal (Génesis VII, 18).

3. El Sacrificio de Noé (Génesis VIII, 20).

4. Caída del Hombre, pecado original y expulsión del Paraiso (Génesis II, 4).

5. Creación de Eva (Génesis II, 21).

6. Creación de Adán (Génesis I, 26).

7. Separación de las aguas y la tierra (Génesis I, 9).

8. Creación de los astros y las plantas (Génesis I, 4).

9. Separación de la luz de la oscuridad (Génesis I, 4)
CREACIÓN DE ADÁN, REPRESENTA A LA CREACIÓN Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES: A LA
IZQUIERDA ADÁN SE VUELVE A DIOS EN UNA LENTA TORSIÓN Y A LA DERECHA DIOS
APARECE RODEADO DE QUERUBINES, Y ENTRE ELLOS SE DESTACA EL ROSTRO DE EVA.
22
B) ANTEPASADOS DE CRISTO.
Debajo de los Profetas y las Sibilas se encuentran los lunetos donde están los
nombres de los antepasados de Cristo según el Evangelio de Mateo (Ma 1:1-16), y
escenas sobre estos. También en las enjutas laterales hay algunas escenas de ellos. Son
grupos menos dramáticos y en estos frescos se completan las trescientas figuras que
componen toda la representación de la bóveda de la Capilla Sixtina.
REPRESENTACIONES EN LOS OCHO TRIÁNGULOS








Josías
Zorobabel
Ezequías
Azarías
Roboam y Abies
Salomón
Jesé, David y Salomón.
Betsabé madre de Salomón
CREACIÓN DE TRIANGULOS CON LAS IMÁGENES DE EZEQUÍAS Y ROBOAM CON ABIES.
23
LUNETO CON AQUIM Y ELIUD.
REPRESENTACIÓN EN LOS LUNETOS:













Eleazar y Matan.
Jacob y José.
Azor y Sadoc.
Aquim y Eliud.
Josías, Jeconías y Salatiel.
Zorobabel, Abihud y Eliachim.
Ezequías, Manasés y Amón de Judá.
Azarías, Jotán y Acaz.
Salmón, Booz y Obed.
Naasson.
Amminadab.
Fares, Hesron y Aram.
Abraham, Isaac, Jacob, y Judá.
C) PROFETAS Y SIBINAS.
Las figuras de los Profetas del Antiguo Testamento y las Sibilas, son las más
grandes del conjunto de la obra y ocupan, los espacios triangulares. Las sibilas y los
profetas se enmarcan en la visión del anuncio del Mesías, encarnando las esperanzas de
la humanidad cristiana. Todos están sentados en grandes tronos de mármol y entre dos
24
pilares con dos columnillas de oro cada uno. Debajo de los profetas aparece el nombre
en latín de cada uno. Los profetas hebreos representan la preparación de la nueva era
espiritual. Las sibilas entraron a forman parte de la iconografía cristiana en la Edad
Media.
1. Jonás. La figura de Jonás, se encuentra representada sobre el altar, acompañado
por la ballena.
LUNETO DETALLE DEL
SIBILA DÉLFICA .
PROFETA ZACARÍAS
2. Sibila Líbica. Esta sibila era la sacerdotisa del oráculo de Zeus en el desierto
de Libia. La representación de los pliegues del vestido, en el acto de levantarse,
es uno de las más complejos de la bóveda
3. Daniel. El profeta Daniel, joven, se encuentra en actitud de escribir mientras
aguanta el libro un pequeño putto.
4. Sibila Cumana. La ancianidad de la sibila de Cumas, con una postura solemne y
miembros robustos armoniza con las representaciones de las figuras de los
profetas.
5. Isaías. Isaías se apoya en su libro, inclinado sobre la visión de las cosas divinas.
25
6. Sibila Délfica. Se aprecia en su rostro una alternativa propia del manierismo que
contrapone la serenidad clásica de la sibila de Cumas.
7. Zacarías. Considerado uno de los profetas menores, está representado como un
anciano con grandes barbas blancas y leyendo un libro.
8. Joel. La figura de este profeta se hace solemne por su penetrante mirada y la gran
concentración hacia el rollo desplegado.
9. Sibila Eritrea. Nombrada también Sibila Herófila, se dice que fue la adivinadora
de la Guerra de Troya.
10. Ezequiel. Representado como un anciano corpulento que está hablando con el
joven que se encuentra a su lado, el punto de mira de la composición se centra
en la mano abierta de Ezequiel
11. Sibila Pérsica. Resalta particularmente de esta sibila el cuerpo atlético y la
actitud de estatua junto con el efecto de contraluz de su cabeza.
12. Jeremías. En esta figura lo que más llama la atención es la gran concentración
del personaje, su forma compacta y recogida expresa la dimensión de su
pensamiento.
D) LAS ENJUTAS DE LAS ESQUINAS O PECHINAS.
Las pechinas de las esquinas son un resumen de la salvación del pueblo de
Israel. Son cuatro historias del Antiguo Testamento que referencian el destino de Israel
y del pueblo de Dios.
La serpiente de bronce. En la ejecución de esta pintura se advierten resonancias
de la impresión que le causó a Miguel Ángel la visión del Laocoonte y sus hijos,
escultura encontrada en Roma el año 1506.
David y Goliat. Se muestra el momento de la decapitación por parte
de David con la espada de Goliat.
26
ENJUTA O PICHINA DE LA SERPIENTE DE
BRONCE
ENJUTA O PICHINA DE DAVID Y GOLIAT
El castigo de Amán. Pertenece también este grupo a la salvación de Israel,
concentra un gran dramatismo con el desnudo en el centro de la escena.
Judit y Holofernes. Este episodio lo narró en tres escenas, en la parte izquierda
un guardia se encuentra dormido, en la derecha se ve la figura de Holofermes yacente
decapitado y en la parte central las figuras de Judit con su sirvienta vestida de color
amarillo representativo de la Iglesia.
27
10.-LOS ESCLAVOS DE MIGUEL ÁNGEL.
Tras terminar la bóveda de la Capilla Sixtina, en 1515, el pintor vuelve a
Florencia donde permanecerá hasta 1534. Estos años los dedica a la tumba del Papa
Julio II, después de haber establecido nuevos contratos con los herederos, tras la muerte
del Papa. Además de este trabajo realiza: la fachada de la basílica brunelleschiana de
San Lorenzo, la Sacristía Nueva en la misma basílica y, finalmente, la biblioteca
Laurenziana.
La tumba de Julio II obligó a Miguel Ángel a modificar los proyectos anteriores
y a simplificar cada vez más el diseño original, reduciendo el número de esculturas,
como se indicaba el contrato de 1516.
Este proyecto, que fue el más ambicioso del maestro, se prolongó durante más
de cuarenta años y sufrió variaciones continuas, lo que hizo que fuera catalogada por
algunos como «la tragedia de la sepultura», nombre que se dará desde entonces a
todos los infortunios de la obra.
Se realizaron más de seis proyectos de esta obra, y el único elemento común en
todos los proyectos, desde el principio, fue la formidable escultura del Moisés. También
estaban proyectadas, desde el principio, entre otras, las figuras de dos esclavos que
simbolizarían los pueblos paganos en su reconocimiento de la fe verdadera. Estas
esculturas, que actualmente están en el Museo de Louvre en París son el Esclavo
moribundo y el Esclavo rebelde, realizados entre 1513 y 1516.
El esclavo moribundo tiene un parecido a la imagen de San Sebastián durante su
martirio, mientras que el esclavo rebelde, al parecer, sufrió diversos cambios. Sin
embargo, estos esclavos salieron fuera la obra y, en su lugar, Miguel Ángel decidió
hacer otras cuatro figuras: Joven esclavo, Esclavo atlante, Esclavo despertándose y
Esclavo barbudo.
Las diferencias entre la obra definitiva y los proyectos anteriores es notable,
podemos destacar que: los nuevos esclavos son más grandes, más musculosos, con
aspecto más rudo, como por ejemplo de Atlantes. Hay varias interpretaciones, y una de
ellas dice representar a las almas queriendo escapar del cuerpo y desprenderse de la
materia. Posiblemente su idea era dejarlos inacabados para representar la lucha entre el
28
espíritu y el cuerpo. Lo cierto es que los esclavos quedaron inacabados durante muchos
años en el estudio florentino de vía Mozza, para la contemplación diaria de Miguel
Ángel. Tras la muerte del artista en 1564, su sobrino Leonardo los donó a Cosme I de
Médici y este los colocó en la gruta de Buontalenti del jardín de Bóboli hasta su traslado
definitivo, en 1908, a la Galería de la Academia de Florencia.
EL ESCLAVO MORIBUNDO, DE 229 CM DE ALTURA (IZQUIERDA). EL ESCLAVO REBELDE, DE
215 CM DE ALTURA (DERECHA). REALIZADOS ENTRE LOS AÑOS 1513-1516, AMBOS EN EL
MUSEO DEL LOUVRE DE PARIS. REPRESENTAN LOS PUEBLOS PAGANOS EN SU
RECONOCIMIENTO DE LA FE VERDADERA.
29
11.-LA CAPILLA MEDICEA.
La capilla Medicea, en la basílica florentina de San Lorenzo, fue encargada por
el Papa León X Médicis, en marzo de 1520, para albergar las tumbas de los últimos
representantes de la familia. Tras el abandono, por diferentes motivos, de la primera
idea, al final solo fueron enterrados en la capilla los duques más jóvenes; Giuliano y
Lorenzo. En cuanto al monumento fúnebre que había que realizar, dentro de la capilla,
también fue modificado hasta las formas actuales.
Las tumbas están en la sacristía nueva de la iglesia y se sitúan una frente a otra
en los laterales. El proyecto una vez aprobado no se empezó a realizar hasta 1524, fecha
en que llegaron los bloques de mármol de Carrara. Miguel Ángel puso las esculturas al
lado de las paredes, y se puede ver como todas las molduras y cornisas cumplen la
función de sombra y luz. Terminó, además, una Virgen con Niño, que simboliza la vida
eterna y esta franqueada por las estatuas de san Damián y san Cosme.
Las cuatro estatuas alargadas del monumento fúnebre son figuras desnudas,
poderosas en las formas, bien definidas en el cuerpo y contrastan con algunas partes sin
terminar. Se les conoce como la personalización de cuatro fases del tiempo: el Día, la
Noche, la Aurora, y el Crepúsculo. De las diversas interpretaciones dadas al conjunto
funerario la más popular sería la “del tiempo que consume todo”, siendo esta la
condición humana.
Como nota destacada podemos ver la integración perfecta de la escultura con la
arquitectura, siendo este un rasgo de manierismo. El sepulcro de Giuliano constituye
una alegoría de la vida activa y está represento por un guerrero con un bastón de
mando. Giuliano fue hijo del Magnífico y protagonizó la restauración medicea,
muriendo en 1536 tras una breve experiencia de gobierno en Florencia.
Las estatuas sobre el sepulcro representan el Día la que está situada
a la
derecha, y se aprecia a un hombre corpulento que está desperezándose. A la
izquierda está la Noche, representada como una mujer madura, que tiene como
símbolo nocturno a una lechuza. Las posturas de las cabezas son una tendencia del
manierismo.
30
TUMBA DE LORENZO, DUQUE DE URBINO, FLORENCIA, SAN LORENZO, CAPILLA MEDICEA. LA
TUMBA EN LA PARED SUR SE TERMINÓ EN 1526. VASARI LE ATRIBUYO EL APELATIVO DE
PENSATIVO POR LA ACTITUD CON QUE FUE INMORTALIZADO. EN CLAVE NEOPLATONICA
REPRESENTA LA VIDA CONTEMPLATIVA.
El sepulcro de Lorenzo de Médicis duque de Urbino, al que Vasari le atribuyo el
apelativo de Pensativo por la actitud con la que fue inmortalizado. Representa la vida
contemplativa, al intelectual, meditando. La Aurora se presenta como una mujer
joven, mientras que el Crepúsculo es representado por un anciano con un rostro sin
pulir. Las esculturas forman una composición triangular, están sostenidas sobre
frontones partidos, con forma semicircular y acabados en volutas.
Ningún emblema de la familia adorna las tumbas, no existiendo ningún epitafio
a sus nombres y a sus hazañas, lo que parece indicar una intención más bien idealizante
que celebrativa.
31
La iconografía de la Virgen se repite en la actividad de Miguel Ángel, desde los
primeros relieves de su juventud, pasando por su célebre Piedad de San Pedro, la Virgen
de Brujas y las últimas Piedad con las que concluye su producción artística. Dentro de
la capilla Medicea, está la Virgen de Médicis, que está colocada entre los santos Cosme
y Damián protectores de la casa Médicis. Su ubicación en la pared, a la derecha de la
entrada, da a la Virgen de Médicis el carácter de centro espiritual de la capilla.
12.-ALEJANDRO DE MÉDICIS Y LA HUIDA A ROMA.
Alejandro de Médicis (1510-1537), nacido en Florencia y llamado «il Moro»,
fue
el último de la rama Médici que gobernó en Florencia, siendo reconocido como hijo
ilegítimo de Lorenzo II de Médici, en realidad fue hijo ilegítimo de Julio de Médici
(más tarde el papa Clemente VII). Cuando Carlos I de España saqueó Roma en el año
1527 los florentinos se aprovecharon del tumulto para restablecer la república; tanto
Alejandro como Hipólito de Médicis huyeron junto con el resto de los Médici y sus
partidarios principales. Miguel Ángel, que en esa época estaba ocupado con la capilla
Medicea, le encargaron el trabajo de fortificar Florencia en apoyo de la República.
Más tarde Clemente VII firmó la paz con el Emperador y fue derrocada la
república con el apoyo de las tropas imperiales, y los Médici fueron restablecidos en el
poder en verano de 1530. Clemente VII concedió Florencia a su hijo Alejandro, que por
aquel entonces contaba con 19 años y que había sido nombrado duque, este llegó a
Florencia y empezó a gobernar el 5 de julio de 1531, creando el Emperador el ducado
hereditario de Florencia nueve meses más tarde, lo que marcó el fin de la república.
El emperador apoyó a Alejandro contra los republicanos, y en 1533 casó a su
hija natural Margarita de Austria con Alejandro. Sin embargo, Alejandro permaneció
fiel a su amante Taddea Malespina, que engendró a su único hijo.
Esta situación política descrita más arriba motivó le decisión de Miguel Ángel
de abandonar Florencia en 1534 para no volver jamás. Acusado de colaborar con la
fracasada república y perseguido por el odio del duque Alejandro.
32
Otra versión, dada por Vasari, que imputa la vuelta de Miguel Ángel a Roma al
amor que el joven patricio romano Tommaso Cavalieri siente por Miguel Ángel, pues
cuenta, que siendo maestro Miguel Ángel se sintió atraído por el joven alumno romano
con una profunda pasión motivada por afinidades espirituales.
Los esplendidos tiempos de Julio II y de León X eran un recuerdo, y el ambiente
de Roma respiraba una atmosfera de preocupación religiosa, iniciada con el debate
sobre la reforma luterana y alimentada por los defensores del llamado “catolicismo
protestante”. Miguel Ángel aproximó su postura a los protestantes, empujado por una
intensa turbación espiritual puesta de manifiesto en “las Rimas”. Pocos días después de
la llegada del artista a Roma, murió el papa Clemente VII sucediéndole León III.
13.-EL JUICIO DE LA SIXTINA.
El Juicio Final o Juicio Universal es un enorme conjunto pictórico al fresco de
género religioso cuyo tema es el Juicio Final, extraído del Apocalipsis de San Juan.
Este enorme mural está situado en el ábside de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel empezó
a pintarlo 25 años después de acabar de pintar la bóveda de la capilla.
Era el año 1535, cuando el papa Pablo III encargó a Miguel Ángel, el más
grande fresco jamás pintado. Habían sucedidos cosas muy importantes para la Iglesia en
los años precedentes y se tenían que reflejar en el mural: la Reforma Protestante y
el saqueo de Roma. Con este fresco se intentaba representar a la humanidad haciendo
frente a su salvación.
Cuando la pintura estuvo terminada, en 1541, provocó el escándalo y unas
violentas críticas en los ambientes vaticanos, pues se consideraba vergonzoso que en tan
sagrado lugar se hubiesen representado tantas figuras desnudas, y que algunas parejas
estuvieran en posturas comprometidas. Para algunos sectores de la curia romana el
fresco no correspondía a un recinto sagrado sino más bien en una taberna.
Miguel Ángel fue acusado de herejía y se intentó destruir el fresco. El papa
Julio III adopto, en este tema, una postura más tolerante y no se preocupó demasiado de
los desnudos, pero a su muerte los obispos decidieron corregir el fresco con paños de
pureza.
33
La persona que se ocupó de esta labor fue un discípulo de Miguel Ángel llamado
Daniele da Volterra, a quien, por este trabajo se colocó el sobrenombre de
«Braghettone» (Pintacalzones); Daniele murió dos años después de iniciar el trabajo,
sin haberlo terminado.
De acuerdo con las ideas de la Contrarreforma, y tras el fallecimiento de Miguel
Ángel en el año 1570, el Greco propuso repintar el “Juicio Final”. Pero en este tiempo
la pintura ya era aceptada entre la comunidad religiosa.
La influencia del “Juicio Final” en otros artistas posteriores fue enorme, el
fresco era visita obligada para los que podían costearse el viaje a Roma, y se difundió la
obra por toda Europa mediante grabados debidos a artistas como Martino Rota y
Giorgio Ghisi.
En gran cantidad de desnudos de la obra se aprecia su preferencia por el Canon
hercúleo, con una musculatura muy desarrollada, superior a la de las figuras de la
bóveda. En esta y como en la mayoría de las obras de Miguel Ángel, sus personajes
manifiestan o radian una
fuerza sobrehumana
que se puede apreciar muy
especialmente en la figura de Cristo.
El remolino caótico de la composición acentúa la angustia y la fatalidad de la
escena. Las figuras se amontonan en un torbellino, todas en primer plano, sin
perspectivas ni paisajes, y todas ellas retorcidas y desequilibradas, buscan posturas
inestables y forzadas, enriqueciendo el contrapposto clásico. Sus colores se oponen
drásticamente a la armonía cromática del clasicismo renacentista, son muy vivos y
contrastados (ácidos) y el acabado busca intensos contrastes de luz y sombra.
El Juicio Final representa un cambio en la concepción pictórica del artista, así
como en la interpretación temática, despliega una nueva sensibilidad del espacio
pictórico, que ya no se percibe como algo definido y corpóreo como en la cúpula de la
Capilla, sino como un principio que se opone al volumen, las superficies de las figuras
son pequeñas respecto a la superficie total de la obra, existiendo un efecto de expansión
de masas oprimidas. No existe ningún armazón arquitectónico y el gran espacio de la
pared queda privado de referencias, tanto a la proporción, como a la perspectiva.
34
EL JUICIO FINAL, CAPILLA SIXTINA, CIUDAD DEL VATICANO, ROMA
MIGUEL ÁNGEL, 1537-1541. FRESCO DE 1370 CM. POR 1220 CM.
El color también resulta nuevo, ya no tiene el cromatismo de la bóveda, y está
basado en una gama de tonos ocres para los cuerpos, en contraste con el turquesa del
fondo. Es en la interpretación de la obra, donde Miguel Ángel demuestra una
sensibilidad religiosa muy original, al contrario de lo que ocurre en la bóveda de la
capilla, en que la iconografía refleja una medida de la inexorable justicia divina a la
hora de reparar a los buenos de los réprobos, aquí en el Juicio destaca una fuerza
35
universal irradiada por la figura de Cristo que lo transforma todo: a los condenados a los
bienaventurados e incluso a los personajes.
14.-VITTORIA COLONNA.
En los años en que Miguel Ángel estaba realizando el Juicio, conoció a Vittoria
Colonna, con la que tuvo una intensa relación, al parecer de tipo espiritual, Vittoria era
marquesa de Pescara y viuda de Ferrante Francesco d´Avalos, mujer de gran
inteligencia y de carácter noble. Esta había pasado una gran crisis espiritual, la cual fue
aplacada por el catolicismo militante de la compañía de San Ignacio de Loyola. Con
Vittoria Colonna, Miguel Ángel compartió la fe en Cristo, siendo además una amiga
sensible, culta y noble con la que compartía la necesidad de una reforma de la Iglesia
católica. Se cree que en la realización de “El Juicio” Miguel Ángel tuvo el influjo de
los círculos reformadores frecuentados por su compañera. Para esta realizó algunas
obras actualmente pérdidas: una Piedad, un Crucifijo y una Samaritana.
15.-TOMMASO CAVALIERI.
Tommaso Cavalieri, (Roma, hacia 1509/10 - Roma, 1587) fue un aristócrata,
dibujante y coleccionista de arte italiano, conocido por haber sido discípulo y el objeto
de innumerables sonetos de Miguel Ángel. Aparte de su círculo familiar y de Vittoria
Colonna, Miguel Ángel tuvo una estrecha relación, en el plano afectivo, con Tommaso
Cavalieri, marcada por una cierta ambigüedad.
Fue discípulo de Miguel Ángel, con el que aprendió dibujo, no existiendo datos
sobre su origen, así como de su primera formación. En el dibujo llego a alcanzar una
cierta destreza, y de la relación maestro-alumno se desarrolló en los años siguientes una
sólida amistad, lo que le valió a Cavalieri una gran reputación.
A través de Miguel Ángel entró en contacto con innumerables artistas de su
círculo, y pronto comenzó a tener una esplendida colección de dibujos, de la que se
encuentran numerosas hojas en la Biblioteca Real del Castillo de Windsor. Se le
36
reconocía como un gran conocedor del arte, y era llamado como consejero experto por
el papa y muchos cardenales.
Muchos de los dibujos de Cavalieri se consideraban o aún se consideran de
forma errónea como realizadas por su maestro, lo que demuestra su extraordinario
talento. Es posible que Miguel Ángel retomara algunos esbozos e ideas de Cavalieri y
EL RAPTO DE GANÍMEDES, DIBUJO REALIZADO PARA TOMMASO CAVALIERI, CONSERVADO
EN EL CASTILLO DE WINDSOR.
los desarrollara, como es el caso de algunas figuras realizadas para la Capilla Sixtina.
Cuando Miguel Ángel contaba con 57 años, se encontraba en el cenit de su
fama, contaba con el soporte de los diversos papas y era un hombre de un gran prestigio
social. Tommaso en esta época tenía 22 años de edad y lo admiraba profundamente.
Aunque al parecer la amistad tardó cierto tiempo en producirse, pero cuando se
consolidó llegó a ser muy profunda hasta el punto que Cavalieri, ya casado y con hijos,
fue su discípulo y amigo mientras vivió Miguel Ángel y lo asistió en la hora de su
muerte.
37
Miguel Ángel dedicó a Tommaso Cavalieri numerosos sonetos, de carácter
íntimo, que han sido señaladas como índice de una relación amorosa entre ambos. Esta
versión es de carácter especulativo, y por el momento, no tenemos ninguna
demostración documentada.
16.-LA CAPILLA PAULINA.
Una vez acabados los trabajos para “El Juicio”, en el año 1542 y deseoso de
retomar el proyecto para la tumba de Julio II, Miguel Ángel recibió un nuevo encargo
por parte del papa Pablo III, la decoración de la capilla que lleva su nombre. En ella el
artista realizó dos frescos, considerados como su testamento pictórico, fueron la
Conversión de San Pablo y la Crucifixión de San Pedro.
Una interpretación dada, a estos dos frescos, sería la representación de dos
conceptos fundamentales de la doctrina de la Iglesia: la Gracia y la Fe.
La Gracia, representada por “la Conversión”, se percibe, en ella, una relación
estrecha con “el Juicio”, especialmente en la aparición de la figura Eterna, rodeada de
ángeles escorzados de maneras diversas, que nos recuerdan al torbellino de almas de los
bienaventurados y de los condenados, radiando una agitación en la que todo parece
trastornado.
La Fe, representada por “la Crucifixión”, está dominada por una composición
más solemne y lenta, lo que, a primera vista, se podría pensar que es un trabajo
realizado en una fecha posterior a “la Conversión”.
38
CRUCIFIXIÓN DE SAN PEDRO, CIUDAD DEL VATICANO, PALACIOS VASTICANOS, CAPILLA
PAULINA. EL EPISODIO NO SE RELACIONA CON NINGUNA FUENTE BÍBLICA. ESTE FRESCO
JUNTO CON LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO, ESTÁN RELACIONADOS CON LA FIGURA DEL
PAPA FARNESE, EXALTADO COMO SUCESOR DE PEDRO EN LA FIGURA DEL SANTO DEL QUE
TOMA EL NOMBRE.
17.-ARQUITECTO DE LA BASÍLICA DE SAN PEDRO.
A finales del siglo XV, la basílica paleocristiana de San Pedro se encontraba
bastante deteriorada y amenazaba con derrumbarse. El primer papa que consideró la
reconstrucción o, al menos, hacer cambios radicales, fue Nicolás en 1452. Cincuenta
años después, en 1505, bajo el pontificado de Julio II, se reiniciaron las obras, con la
idea de que el nuevo edificio fuera el marco adecuado para acoger su sepultura.
39
Comenzaron las obras el 18 de abril de 1506, por orden del papa Julio II, y finalizaron
el 18 de noviembre de 1626.
Tras la muerte de arquitecto Sangallo en 1546, el papa Pablo III encomendó la
dirección de las obras a Miguel Ángel, quien retomó la idea de Bramante de planta en
cruz griega. Aunque Miguel Ángel hacía tiempo que participaba en los estudios para la
CÚPULA DE SAN PEDRO
DEL
VATICANO,
DISEÑADA POR MIGUEL
ÁNGEL. EL TAMBOR DE
APOYO DE LA CÚPULA
APARECE
COMO
ORGANISMO
UN
MACIZO
DIVIDIDO
POR
COLUMNAS
DE
GEMINADAS
FUSTE
LISO.
EL
PROYECTO ABSORBIÓ AL
ARTISTA
DESDE
1557
HASTA SU MUERTE, QUE
IMPIDIO
VERLA
TERMINADA, SEGÚN SUS
DESEOS.
reedificación de la basílica, no fue hasta el 1 de enero de 1547 cuando entró a formar
parte en la dirección de los trabajos, sucediendo al arquitecto Antonio da Sangallo el
Joven.
Bajo la dirección de Miguel Ángel se alzaron los muros del ábside, de una
imponente monumentalidad. No obstante, la más importante aportación del gran genio
fue la gran cúpula que se encuentra justo sobre el altar mayor y el sitio donde la
40
tradición indica que se localiza la tumba del apóstol San Pedro. Veinticuatro años
después de la muerte de Miguel Ángel, fue concluida la cúpula.
La cúpula de la Basílica de San Pedro se eleva a una altura total de 136,57 m
desde el suelo hasta la parte superior de la cruz externa. Es la cúpula más alta del
mundo. Teniendo un diámetro interno es de 41,47 m. El perímetro interior de la cúpula
presenta la inscripción en latín con letras de 2 m de altura.
En orden arquitectónico, Miguel Ángel además de la basílica de San Pedro,
trabajo como arquitecto, en la ordenación de la plaza del Campidoglio que se prolongo
desde 1544 hasta aproximadamente 1556. La plaza formaba parte de un conjunto
desorganizado que comprendía los palacios de los Senatori y de los Conservatori. El
proyecto de Miguel Ángel lo transformó en una plaza de planta trapezoidal delimitada
por el palacio Senatorial en el fondo y por el de los Conservatori y el Capitolino, que
fue de nueva creación. También entre 1546 y 1549 Miguel Ángel se ocupó de la
reordenación del palacio Farnese, introduciendo soluciones innovadoras.
18.-LAS ÚLTIMAS ESCULTURAS.
Para Miguel Ángel la escultura es la “más elevada de las disciplinas artísticas”.
Después de haber terminado en 1545 la vieja cuestión de la tumba de Julio II se dedica
al proyecto de su propia tumba. Esta es la llamada “Piedad Bandini” y muestra una
apreciable distancia respecto a la Piedad de San Pedro, que realizó cuando era joven.
Tiene también una composición piramidal, pero las figuras están más articuladas. El
estado inacabado se confirma no como una interrupción sino como una componente
fundamental del proceso artístico. Fue dañada por el propio Miguel Ángel insatisfecho
de los resultados, explicándose así la falta de la pierna izquierda d Cristo.
La “Piedad Rondanini” es su última obra, Miguel Ángel se ocupó de ella en
varias ocasiones a partir de
1547, quedando incompleta a su muerte. En ella se
advierten algunos arrepentimientos en el brazo derecho y en las piernas de Cristo.
41
PIEDAD BANDINI, 1550-1555, FLORENCIA, MUSEO DELL´OPERA DEL DUOMO. DISEÑADA POR
MIGUEL ÁNGEL QUE QUEDÓ INSATISFECHO DE LOS RESULTADOS. POR ESO SE EXPLICA LA
FALTA DE LA PIERNA IZQUIERDA DEL CRISTO. LA FIGURA DEL VIEJO REPRESENTA A
NICODEMO, QUE SEGÚN EL EVANGELIO, HABÍA URGIDO EL CUERPO DE JESÚS PARA EL
ENTIERRO. OTROS LO CONSIDERAN UN AUTORRETRATO DEL ARTISTA.
En las últimas obras se proyecta su estado cansado, y también un cierto
desencanto del mundo y de los hombres, señalando el inicio del cambio, a partir de
aquí la fortaleza y lozanía de sus composiciones cambia a un misticismo desgarrado,
que para muchos dará como resultado algunas de sus mejores obras. En su última época
en Roma permanecerá hasta su muerte, que ocurrirá en el año 1564.
42
19.-CONCLUSIÓN.
Pintor, arquitecto y, sobre todo, escultor, Miguel Ángel es el máximo exponente
de la larga lista de genios que dio el Renacimiento Italiano. Asimilable en sus inicios a
la corriente del Cinquecento, en su excepcional obra se aprecia, casi desde los
comienzos de la misma, una potente manifestación de las emociones que derivará en
monumentales y poderosas figuras de tipo manierista.
En su juventud, será en la escuela financiada por los Médici, en el Jardín de San
Marcos, donde Miguel Ángel se revele como el gran escultor que llegará a ser. Es en
este ambiente donde va a entrar en contacto con el conocimiento de las obras legadas
por la Antigüedad clásica, resultando éste un factor decisivo en su producción
posterior.
No se puede comprender la obra de Miguel Ángel sin ver la influencia que el
universo neoplatónico causó al artista, fruto del contacto con la cultura florentina que se
reunía en el Jardín Mediceo. Allí estaban los filósofos,
humanistas y poetas que
formaban parte del círculo intelectual de Lorenzo el Magnífico, conocido como
Academia Careggi.
En sus obras se aprecia el neoplatonismo como una interrelación de fuerzas
contrapuestas, que tiran en un sentido distinto, la divina y la terrena. El hombre
destinado a alcanzar la perfección, tiene que luchar contra la materialidad de los
instintos, causando un drama la imposibilidad de alcanzar el ideal divino sin ayuda de
Dios. Los temas de amor y belleza son funcionales a tal proceso, pues empujan al
hombre a la contemplación de Dios, utilizando los intelectuales de la época este mito
para fines moralizantes y edificantes.
La lucha del hombre por alcanzar la plena dimensión humana, se correspondería
con el esfuerzo del escultor que libera la forma de la escultura, Miguel Ángel intuye por
inspiración, y adivina la realidad que se esconde en el frio bloque de mármol. Tanto su
interés por la antigüedad clásica como su admiración por el humanismo florentino,
concurren y delinean una naturaleza artística fuera de serie, captando en sus obras la
naturaleza humana como nadie.
43
Fue admirado por sus coetáneos, tanto si fueran príncipes, cardenales o papas,
siendo el propio Papa Julio II el que le convertirá en el responsable de un proyecto de
una gran envergadura, el encargo de su propia tumba, iniciándose así la historia más
atormentada y larga de la vida del artista, prolongándose la ejecución durante casi
cuarenta años. Como principales causas, de este largo periodo, tenemos: la muerte del
propio papa, el desinterés de sus sucesores en la finalización del mausoleo, la escasez de
fondos para llevar a cabo el diseño original, la dispersión a la que sometía Julio II a
Miguel Ángel con la encomienda de diversos proyectos a la vez, etc. Al final tan solo se
terminó una modesta versión de la tumba proyectada en un sepulcro de pared, que
incluía la escultura, entre otras, del Moisés.
En su vejez se hará cargo de otro importante proyecto, como fue la finalización
de las obras de la basílica de San Pedro del Vaticano, cuya cúpula se convertirá
posteriormente en la referencia a seguir en gran parte del mundo. En este trabajo
Miguel Ángel tomará el proyecto de Bramante y lo mejorará visualmente mediante la
supresión de las torres laterales y la modificación de perfiles, permitiendo que la cúpula
se erija en eje central de la composición.
En el orden sentimental destacamos la amistad que tenía con el joven Tommaso
Cavalieri, cuando ya estaba en el cenit de su fama, a sus cincuenta y siete años de edad,
con el gran reconocimiento social que eso implicaba. Tommaso lo admiraba
profundamente, aunque al parecer la amistad tardo cierto tiempo en producirse, pero
cuando se consolidó llegó a ser muy profunda. Aunque Tommaso se casó y tuvo hijos
continúo la amistad con Miguel Ángel mientras el artista vivió, y cuando murió lo
asistió en la hora de su muerte.
También tuvo una relación con Vittoria Colonna, cuya amistad reforzará esa
tendencia a la espiritualidad apreciable en su producción última. Vittoria
en 1539 entabló una apasionada amistad con Miguel Ángel, quien la estimó
enormemente, y sobre el cual tuvo una gran influencia. Miguel Ángel le dedicó varios
de sus sonetos y la retrató en numerosos dibujos.
Terribles y absolutamente precursoras son sus Deposiciones de estos años, en las
que se proyecta su cansancio y también un cierto desencanto, del mundo y de los
hombres, señalando un inicio del cambio, aunque sigue conservando la genialidad de
extraer vida de la piedra. A partir de este momento la lozanía y fortaleza de sus
44
composiciones deriva en un misticismo desgarrado, que sin embargo para muchos dará
como resultado algunas de sus mejores obras. Es su última época en Roma, donde
permaneció desde el año 1534 hasta su muerte.
45
20.-BIBLIOGRAFIA.
ANTONIO FORCELLINO Y JOSEFA LINARES DE LA PUERTA: UNA VIDA INQUIETA,
ALIANZA EDITORIAL, 2005.
ASCANIO CONDIVI: VIDA DE MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, AKAL, 2008.
ERNST H. GOMBRICH: LA HISTORIA DEL ARTE (16 º EDIC.), PHAIDON PRESS
LIMITED, 2008
GIORGIO VASARI: MIGUEL ÁNGEL BUONARROTI, FLORENTINO (TEXTO DE 1550),
EL ALCANTILADO, 2007.
HENRICH X. PFEIFFER; (PE) CAPILLA SIXTINA, LUNWERG, 2007
VV.AA: MIGUEL ÁNGEL, LIBSA, 2006.
VV.AA: MIGUEL ÁNGEL, LUNWERG, 2012.
46
21.-FUENTES COMPLEMENTARIAS.
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
http://www.historiadelartemgm.com.ar/biografiamichelangelobuonarroti.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/2750.htm
http://www.epdlp.com/pintor.php?id=182
http://www.artealnatural.com/michel.htm
47

Documentos relacionados